quarta-feira, 17 de julho de 2019

Inocência Roubada


Sobre meninas e lobos



Autobiográfico e redentor, Inocência Roubada traz brutalidade da pedofilia e seus traumas

Por João Paulo Barreto

Desde sua cena de abertura, quando a atriz, dançarina e cineasta Andréa Bescond baila em um frenesi libertador, a proposta de expurgo de um sofrimento guardado é atrelada ao projeto Inocência Roubada (As Cócegas, no original, tenro e, exatamente por isso, ainda mais assustador título francês) de maneira evidente e sem concessões. Por isso mesmo, trata-se de uma obra cujo impacto no seu público é tão violento. Mas tal violência em momento algum é vista como manipuladora ou artificialmente inserida para chocar. A maneira como Bescond aborda suas próprias experiências traumáticas de vida e as compartilha com sua audiência chama a atenção, sim, pelo modo brutal como a mulher passou sua infância gradativamente destruída, mas é no processo de cura e libertação que reside a força do filme.

Baseado na vida pessoal da própria Andrea, que, durante a infância, sofreu constantes abusos sexuais cometidos por um amigo de seus pais, a história foi originalmente adaptada como um premiado espetáculo musical no qual as performances dos números realizados pela dançarina denotavam o poder que a dança tem no sentido de extravasar toda dor e traumas contidos em sua trajetória. Levar o mesmo tipo de abordagem para uma mídia diferente, no caso, o cinema, corria o risco de banalizar o projeto com uma aproximação dentro de um apelo para o melodrama, como a inserção de uma trilha sonora apelativa ou atuações maniqueístas, por exemplo. No entanto, o que nos é trazido é a representação de um mergulho naquelas experiências de maneira a nos inserir literalmente dentro de suas lembranças. E quando digo literalmente, é justamente isso que acontece.

Odette busca apoio de seus pais na sua superação

LABIRINTOS

Ao apresentar a pequena Odette, seu alter-ego no filme, Andréa nos leva por entre os labirintos de seu trauma. Utilizando uma inteligente montagem que caminha entre as lembranças do passado e o tempo real e presente, colocando o processo terapêutico como guia naquela experiência, Bescond e o co-diretor Eric Métayer (que faz uma pequena participação como o professor de dança de Odette) conduzem o espectador pela mente da mulher, colocando inicialmente suas sequelas em evidência, mas demonstrando a origem de cada uma delas dentro daquele processo de conhecimento, redescobrimento e, esperançosamente, superação. Assim, a condução do seu público diante dos traumas se apresenta gradativa.

Mantendo cenários, elementos e personagens que se misturam entre reminiscências e a realidade, na qual, por exemplo, a imagem de uma porta de banheiro pintada de rosa e com contornos infantis deixa de possuir essa ideia de inocência para denotar um simbolismo amargo, o filme constrói para seu espectador uma constante percepção dos gatilhos que iniciam Odette/Andréa em seu turbilhão emocional. Em outra passagem, a textura e aparência de uma toalha que lhe é estendida antes de entrar em cena a leva aos dias dos abusos e a um extravasar daquele período em apenas uma frase proferida por ela e recebida com surpresa pelos colegas. A dureza com que percebe sua fragilidade a faz pedir desculpas pela franqueza, sendo este talvez o momento de maior impacto da obra justamente por demonstrar sua prisão e vontade de escapar daquele tormento mental.

Um ensaio para a felicidade e para o equilíbrio mental

ESCAPE ONÍRICO

É quando Odette passa a utilizar aqueles artifícios psicológicos como brincadeiras internas em busca de seu conforto intimo, inserindo conversas com psiquiatras e encontro com amigos como fantasias mentais, tudo em busca de um escape, de uma fuga daquela sensação de aprisionamento e angústia. Bescond e Métayer, aliás, ainda conseguem inverter essa expectativa do espectador ao representar a fragilidade de Odette de forma sutil, quando, usando mais uma vez uma sagaz montagem, inserem em um único e breve momento a imagem da criança no meio de um jantar de adultos. Dessa vez, a sua fuga para não concede conforto a Odette.

Deste modo, Inocência Roubada utiliza esse artifício onírico de sua protagonista como uma simultânea desconstrução de seus medos e preparação para a dureza de sua realidade, quando precisa encarar seu tenebroso passado sem a possibilidade de ter aquele esconderijo.

Neste áspero reencontro no qual sua infância lhe é empurrada para o atual presente, qualquer traço de força dentro de Odette se perde. Seu único pilar ainda reside no afetuoso abraço e choro contido no calor paterno, uma vez que, da parte de sua mãe, uma muralha de negação e desprezo diante de seu drama lhe é apresentada. Está, porém, é apenas mais uma pedra na muralha que a aprisionou e da quel, enfim, se liberta.

*Texto originalmente publicado no Jornal A Tarde, dia 17/07/2019

segunda-feira, 8 de julho de 2019

Um Homem Fiel



A maturidade alcançada na rotina sem encantos




Em Um Homem Fiel, diretor Louis Garrel traz análise acerca da confiança mútua em relacionamentos


Por João Paulo Barreto

Em seu segundo longa metragem como diretor, Louis Garrel, que também co-escreve o roteiro de Um Homem Fiel, traz boas reflexões acerca das escolhas, arrependimentos e segundas chances que relacionamentos são capazes de nos oferecer. Trata-se não somente de uma comédia de costumes (sem o tom pastelão característico, friso), mas de um filme que, com sutis toques de absurdo em sua proposta, permite ao espectador uma pertinente análise das dúvidas que perpassam mentes inseguras quando confrontadas por tentações ou pelo desencanto da rotina.

Com apenas 75 minutos, Garrel, que também atua, constrói um triangulo amoroso sem julgamentos a gêneros ou privilegiando comportamentos em detrimento do sexo oposto. Assim, concede ao seu público uma observação acerca de três pessoas cujas dúvidas em suas vidas a levam a decisões das quais, sim, podem se arrepender, mas são justamente tais escolhas que as levam à precisa ideia do que seria vida, levando em consideração ansiedades, percalços, paixões e, claro, o aterrador medo da solidão. Claro que o olhar externo nos dá uma segurança de análise, afinal, não vivemos exatamente as mesmas angústias daqueles indivíduos, mas a identificação com aqueles mesmos erros é o que torna Um Homem Fiel um filme tão cativante em seu desenvolvimento.

Abel e seu reencontro com Marianne: mágoas passadas 

TENTATIVA E ERRO?

É deste modo que conhecemos Marianne, Abel e Eve, o triangulo em questão. Quando Marianne decide terminar sua relação por se encontrar grávida de um amigo em comum com quem tem um caso, a saída de Abel da sua vida é bem direta, trazendo a percepção de um diálogo de abertura que prima pela naturalidade e adequação a uma situação que deve, de fato, ser lidada daquele modo pragmático, mesmo que um tanto absurdo e incomum. Mas a descrição como absurda, citada anteriormente, só é colocada em análise a partir do momento em que se esperaria uma reação mais enérgica do rapaz traído. Porém, o acerto aqui reside justamente nesse choque contido, nessa ideia de que o racional deve prevalecer. A ironia do seu título, inclusive, se apresenta logo de cara, quando Abel deixa o apartamento de Marianne para passar a noite com uma garota que, em suas próprias palavras, “já havia esquecido no dia seguinte”. E é precisamente essa a ideia de vida e erros atrelados a ela que citei anteriormente.

No reencontro com Marianne, nove anos depois e dentro de um momento trágico, um novo envolvimento amoroso acontece, mas com o peso de uma maturidade que acaba sendo inserida de maneira bastante orgânica. É aqui que se encontra o principal ponto de reflexão trazido pela obra. No surgimento da jovem Ève, que se revela apaixonada por Abel desde sua infância, e que, finalmente, consuma seu desejo pelo rapaz, uma reflexão sobre a citada perda do deslumbramento diante do encarar de uma certeza que parecia tão plena, mas que tem na rotina e no amadurecimento sua principal derrocada. “Costumava pensar nele quando estava com outros rapazes. Agora que estou com ele, em quem posso pensar?”, reflete a bela Ève.

Ève e sua realização amorosa com Abel: desencanto da rotina

A segurança de amar primeiramente a si mesmo é o que se revela como principal proposta de reflexão no roteiro de Garrel.  Na personagem de Marianne, vivida por uma Laetitia Casta em um estado de maturidade que contrasta precisamente com o calor da juventude que a Ève de Lily-Rose Depp traz, vemos a precisa ideia de parcimônia e ausência de impulsividade que somente o tempo lhe concede. Ao aceitar a reconstrução de um relacionamento que em qualquer outro contexto já teria sido deixado para trás, a mulher entende que, dentro daquela situação, não há julgamentos ou hipocrisia, afinal, ela mesma cometera erros com Abel no passado e teve oportunidades de corrigi-los. Aqui, apenas mais uma oportunidade de fazer a mesma correção e seguir em frente. Se na vida real fosse tão fácil quanto na ficção...

* Texto originalmente publicado no Jornal A Tarde, dia 08/07/2019

sábado, 29 de junho de 2019

Turma da Mônica - Laços



Ode à infância 


Transposição real para as telas, Turma da Mônica - Laços dialoga tanto com geração 
que cresceu com os personagens quanto com crianças do presente


Por João Paulo Barreto

Seria fácil se render ao sentimento de nostalgia ao citar as origens do interesse pela leitura e pelos quadrinhos como um todo que a minha geração teve com as histórias criadas por Maurício de Sousa para falar de Turma da Mônica – Laços, filme que transporta para uma versão de carne e osso os adoráveis personagens criados pelo desenhista há mais de meio século.

Sim, claro que há esse sentimento ao visitar o cinema acompanhado por um monte de crianças que conhecem a turma em meios digitais e já convivem com o mundo virtual muito à frente dos primórdios das histórias em quadrinhos que Mônica e Cia me trouxeram lá nos anos 1980.

Ver tal criação ainda alcançar gerações tão novas impressiona, realmente. Mas, bem mais além, assistir a Laços nessa sala repleta de crianças te faz perceber, como um adulto trintão, o fato de que o filme de Daniel Rezende consegue se conectar tão bem a uma geração de crianças e pré- adolescentes de contatos culturais tão fugazes quanto a espiada constante no smartphone ou a necessidade deslocada de se existir socialmente na internet..

Assim, reconhecer a turma da Mônica na figura da menina dentucinha, da Magali comilona, do Cascão sujinho ou do Cebolinha traquina e de fala com letras trocadas, todos em um século XXI no qual crianças não correm mais durante o recreio, preferindo olhar para telas de celular, dá ao filme de Rezende uma autenticidade impar justamente pela fidelidade ao seu material original no qual a ideia de infância era tão bem inserido quando a comparamos aos exemplos citados acima.

Fafá Rennó e Paulo Vilhena como os Cebolas

TRANSPOSIÇÃO MINUCIOSA

Experiente montador, Rezende tinha em mãos uma oportunidade de utilizar a linguagem de cinema para transparecer a arte sequencial original. O receio, pelo menos para mim, era de que se rendesse a artifícios publicitários, quando inserções literais de quadrinhos no cinema remetem às histórias impressas. O que é observado em Laços, porém, é uma referência minuciosa ao Limoeiro, local fictício onde se passam as aventuras da turminha. Utilizando sua câmera e o ritmo de seus enquadramentos (as sequências de corridas de Mônica atrás dos meninos deixam isso evidente) fazem com que os cenários repletos de árvores e arbustos, juntamente com as casas baixas tão marcantes nas páginas dos gibis, surjam de maneira a permitir que os leitores relacionem os ambientes de maneira orgânica. Estão lá as versões físicas daquelas páginas e tudo é calcado em uma aparência real, valendo-se de uma direção de arte precisa que recria aquele universo sem necessariamente referenciá-lo de forma exageradamente estilizada ou que force uma relação às páginas.

Dito isso, restava o desafio de encarnar seus quatro principais personagens em crianças que tornassem a identificação com seu público alvo exata e, da mesma forma, desse a esses leitores adultos citados anteriormente a oportunidade de enxergar naquelas versões as mesmas características com as quais cresceram absorvendo. Fisicamente, diga-se, todos os quatro estão perfeitos.

Cebolinha, por razões obvias, perde seu visual carequinha, mas ganha uma ligação direta aos cinco fios nos cabelos arrepiados de Kevin Vechiatto. Este, inclusive, demonstra um trabalho cuidadoso em suas falas com R e L trocados, algo que pontua bem a atuação do menino. Além do fato de mantê-lo sempre em um olhar compenetrado, referenciando a personalidade calculista do Cebolinha dos quadrinhos. Já Cascão, que tem na figura de Gabriel Moreira sua versão física, demonstra através do ator uma cumplicidade bem orgânica com o melhor amigo e uma naturalidade nas falas que chama a atenção. Laura Rauseo, na pele da comilona Magali, consegue transparecer bem tanto o apetite voraz da pequenina quanto o fato de como aquilo é incomum. Um diálogo dos quatro acerca dessa característica da Magali denota bem essa ideia do filme em aprofundar os dramas dos quatro personagens.

Por último, Giulia Benitte dá à Mônica uma doçura da infância, mas colocando seu comportamento explosivo contra o bullying de Cebolinha e de outras crianças como uma característica que surge como um manifesto do longa acerca dos perigos dessa prática. Uma pena que não chegue a ser mais aprofundado. Em uma cena específica, por exemplo, quando lágrimas surgem dentro da fúria infantil de Mônica, uma discussão mais exata sobre esse assunto até se ensaia, mas acaba se perdendo diante da movimentação de sua história.

Rodrigo Santoro na pele do Louco: fidelidade à proposta original do personagem

LOUCURA INTROSPECTIVA

Livremente baseada no excelente quadrinho de Vitor e Lu Cafaggi, Laços traz um ótimo momento de introspecção, quando o Louco, excêntrico personagem vivido por Rodrigo Santoro, oferece enigmas que remetem a Lewis Carroll e sua Alice. Na figura escandalosa do personagem, um inusitado senso de realidade, quando o mesmo salienta o fato de que Cebolinha conversa com um estranho e tanto ele quanto seus amigos estão numa floresta à noite e sozinhos.

Denotando a consciência infantil de Cebolinha, algo que sempre marcou o personagem nos quadrinhos, Louco é uma das mais encantadoras e misteriosas figuras saídas da mente de Maurício de Sousa. Nesta adaptação, carecia por mais tempo em tela, principalmente por permitir dar ao filme essa oportunidade de reflexão lúdica acerca dos desafios da infância. Talvez se a obra não investisse em uma cena totalmente descartável e fora de timing, quando o grupo encontra menina rivais de Mônica no meio da floresta e precisam resolver isso em uma competição com Sansão e outras pelúcias, sobraria mais tempo em tela para que o personagem pudesse ser melhor aproveitado.

Em seu final, uma relação daquela infância que começa a ser deixada para trás, quando um ensaio da maturidade surge no simbolismo dos laços deixados nas florestas durante a busca pelo cachorrinho Floquinho, e o último momento coloca seus quatro personagens centrais em um ponto de passagem, quando a presença do outro é percebida com outros olhos. Na figura de Cebolinha continuando com seus rabiscos de planos infalíveis, a vontade de permanecer mais um pouco naquele período tão mágico. Sim, é difícil não adentrar no território das lembranças infantis quando se trata de temas tão importantes quanto aquele período da vida.

Corrigindo a primeira linha, adentrar nas lembranças nostálgicas nunca é fácil.

*Texto originalmente publicado no Jornal A Tarde, dia 29/06/2019



quinta-feira, 20 de junho de 2019

Graças a Deus


A omissão da igreja colocada em xeque 


Com o pungente Graças a Deus, diretor francês François Ozon 
cria teia investigativa contra a pedofilia no clero

Por João Paulo Barreto

Dono de uma filmografia diversificada e que não se atém a um único estilo (até um tanto irregular, mas não o caso aqui), o diretor francês François Ozon constrói em Graças a Deus uma estrutura quase documental de cinema. Ao trazer a investigação baseada em fatos reais que sobreviventes de abusos sexuais perpetrados pelo padre Bernard Preynant ( que nos anos 1980 era responsável por acampamentos de férias e catequeses com jovens de até 15 anos de idade), Ozon traz uma análise da dor e do trauma em diferentes níveis e marcas deixadas em cada vitima com que o pároco teve contato durante o período.

Trata-se de uma obra dolorosa, mas que se mantém lúcida por não se deixar levar pela manipulação do drama ou pelo maniqueísmo em sua abordagem. Do mesmo modo, consegue atrelar um equilíbrio curioso no adentrar nas questões de fé que seus personagens trazem consigo. A começar pela figura de Alexandre Guérin (vivido por Melvil Poupaud). Pai de cinco filhos, católico praticante, Guérin foi vitima de abusos sexuais por parte do padre e é ele quem inicia a avalanche de denúncias contra o representante da igreja. Ozon dedica seu primeiro ato quase todo à busca do homem em seguir adiante com sua luta por justiça e alertar em relação à presença atual de Preynant na instituição católica como um dos seus mais prestigiados membros.

Alexandre Guérin em sua busca por justiça

SOBRIEDADE E PRAGMATISMO

Ao abordar em sua queixa formal a omissão de bispos e cardeais diante da presença de alguém com o histórico do padre em questão, Guérin demonstra, em certos momentos, sua relação de afinidade com a religião na qual fora doutrinado, mantendo-se fiel aos seus preceitos e considerando a importância daquele legado para seus filhos, estando dois deles às vésperas de passar por rituais cristãos, como crisma. Personagem de maior profundidade dentre todos os construídos por Ozon, Guérin traz em sua relação com a religião uma separação, apesar de não muito digna aos olhos de um ateu como eu, compreensível perante a importância que o catolicismo tem em sua vida. E é pertinente observar a maneira sóbria e pragmática com que o homem separa o trauma sofrido da fé com que se alimenta através da igreja, mesmo tendo em sua vida uma chaga perpetrada por um de seus representantes (o momento em que este questiona os atos do padre, hoje um idoso, é um dos mais potentes do filme, inclusive).

Remetendo ao premiado Spotlight e dividindo o foco de seus 137 minutos com outras vitimas de Preynant, construindo, assim, um rico quadro investigativo, Ozon revela a reflexão que Graças a Deus propõe de maneira pungente, colocando cada personagem diante do encontro com o passado e da dor que se esforçavam para manter adormecida. Assim, quando vemos o atormentado Emmanuel Thomassin (vivido por Swann Arlaud) sofrer o choque representado por um ataque epilético na “simples” leitura de um artigo de jornal que aborda o caso de pedofilia, percebemos o quão dilacerante é aquele reencontro. E mesmo tendo uma subtrama descartável e mal desenvolvida que traz os problemas conjugais com sua namorada, seu arco se apresenta de maneira pesada para o espectador por perceber as marcas que seu futuro trouxe após o contato com o padre.

Da mesma maneira, quando François Debord (o conhecido rosto de Denis Ménochet, de Bastardos Inglórios e Custódia),um dos idealizadores do grupo de pessoas em busca de justiça, precisa desligar o telefone pedindo desculpas a uma das vitimas que perdera o controle emocional ao simplesmente ouvir o nome do padre Preynant, percebe-se como o inflamar daquelas chagas ainda perdura. Debord, inclusive, representa bem o modelo díspar de relação com a religiosidade que Guérin traz. Ateu, o homem não mede qualquer esforço para tornar evidente a negligência da igreja perante o caso, cogitando até mesmo desenhar um pênis com fumaça no céu sobre a catedral da cidade para propagar o caso para todos. Uma cena que prima pelo humor nonsense, mas pertinente.

O grupo de vitimas comemora uma vitória no caso

MANIQUEÍSMO AUSENTE

Em um ponto que pode causar certo desprezo ao espectador imediatista, mas que demonstra bem a citada ausência de maniqueísmo e parcimônia na construção do roteiro de Ozon, o cineasta insere, também, a figura do próprio réu naquele caso. Na presença do veterano Bernard Verley na pele do padre Bernard Preynant, uma oportunidade para se observar como a estrutura do texto de Ozon busca uma abordagem completa do caso, colocando, sim, a figura de Preynant como um pedófilo cuja punição é urgente, mas, da mesma forma, oferecendo ao espectador uma oportunidade de avaliar o homem distante de conflitos rasos entre bem vs. mal ou como um antagonista superficial.

Assim, quando ouvimos a fala de Preynant admitindo sua culpa e deixando claro sua “fraqueza” diante da presença de crianças, bem como o fato de que o mesmo chegou a informar sua impulsividade aos seus superiores na igreja, percebe-se que Ozon não busca suavizar as monstruosidades perpetradas pelo homem, mas, sim, permitir ao espectador adentrar, também, na mente daquela figura deprimente. E isso sem necessariamente se render a embates que relativizem os fatos ou construir seu personagem de maneira unidimensional. E, obviamente, de maneira alguma tornando menos graves tanto suas atrocidades quanto o silêncio oportunista do clero, brilhantemente representado pelo texto de Ozon ao ilustrar o título do filme em uma fala oriunda de maneira grotesca a partir de um dos seus membros.

Ozon entrega em Graças a Deus uma análise não somente dos traumas que os atos contra crianças perpetraram para sempre em suas vidas. Ao usar a fé alheia de pessoas com personalidades ainda em formação e de fácil manipulação, os crimes de Preynant, tendo o acobertamento da instituição religiosa que representa, denotam de maneira precisa o modo como a manipulação maligna através religião é um dos maus que qualquer credo pode possuir. E isso não atinge somente casos extremos como o visto aqui, mas o sequestro de opiniões e de mentes colocadas sob o cabresto do não questionamento e da aceitação. Diversos são os “lideres” e “mitos” que se sustentam através disso.   


*Texto originalmente publicado no Jornal A Tarde, dia 20/06/2017

domingo, 16 de junho de 2019

Dor e Glória


O reencontro intimista de Almodóvar


Em Dor e Glória, diretor espanhol acerta ao abordar o cinema 
como meio de cura dos tormentos físicos e mentais

Por João Paulo Barreto

Reminiscências e mergulhos concretos no passado. Momentos de reflexão oriundos da busca por um acalmar da dor física e mental, e o seu consequente encontro com a glória de uma vida passada a limpo. Um homem em busca de uma redenção intima. De um perdão a ser-lhe concedido por si mesmo pelos erros cometidos em sua trajetória. É no encontrar-se com as dores da velhice, com a fragilidade evidente de seu corpo, mas, também, com a força que ainda parece possuir em sua mente, que este homem alcança tal redenção. É disso que é feito Dor e Glória, o mais recente filme de Pedro Almodóvar. De um constatar preciso das próprias fraquezas e uma tentativa não somente de conviver com elas, mas uma busca pelo equilíbrio  que ainda pode existir naquele caminhar.

Em sua cena de abertura, seu protagonista, Salvador Mallo (Banderas, indefectível), um cineasta consagrado que se reencontra com uma de suas obras trinta anos depois de seu lançamento, está em uma piscina, silenciosa e calma. Na cicatriz em sua coluna vertebral, nota-se uma história de batalhas, sendo a mais recente, pela sua saúde. Através de seu próprio nome, uma pista da abordagem de Almodóvar perante aquele personagem aparentemente autobiográfico. É justamente a si mesmo que o homem busca salvar. Em suas lembranças da infância, quando dividia uma catacumba como lar junto a sua mãe e pai, e quando a acompanhava na cantoria do lavar dos lençóis em um lago, Salvador vai encontrando aquele conforto fugaz. Tão fugaz quanto o conforto que pensa encontrar na heroína, droga que alivia suas constantes dores nas costas, mas não colabora com sua apreensão mental.

Salvador e sua epifania física e mental

SOLIDÃO E REENCONTROS

Aquele desenhar calmo do homem em seu momento de introspecção mergulhado no silêncio da piscina define exatamente o modo como Salvador busca, quase que em vão, viver. Quase, pois, à medida que seu mergulhar com as dores do passado se descortina, mais fundo ele parece estagnar. Sua vida presente denota uma trajetória de solidão, algo que o texto de Almodóvar constrói de forma precisa. “Moro com meus quadros. São eles quem me fazem companhia”, explica Salvador. Um modo ermitão de viver que se percebe como consequência de suas dores. Paulatinamente, o homem segue em um reencontro com sua juventude. Algo que parece lhe trazer certo conforto. Na não superação da perda de sua mãe, um sinal da razão para se prender àqueles dias antigos, quando um talento para o canto o levara a fazer parte de um seminário, única opção para se estudar sendo ele oriundo de uma família pobre.

Neste momento, Almodóvar não deixa de se valer da observação crítica da educação católica, quando coloca o pequeno Salvador negando qualquer vocação para a batina, ou quando sua versão adulta explica a omissão do colégio em, por conta do seu talento musical, aprová-lo nas matérias básicas sem que ele apresentasse resultados. Os flashbacks de Salvador, ainda criança, aliás, cria uma bela analogia ao despertar, mesmo que fugaz, de sua sexualidade, quando desmaia por conta de uma visão atrelada a um sinal de insolação. Na sua versão adulta e repleta de feridas que sua frágil saúde lhe trouxe, um brincar com o ateísmo e fé diante do modo como as adversidades se apresentam. “Nos dias em que mais sofro, rezo a Deus. Nos que a dor é menor, sou ateu”.  É quando o diretor espanhol mais precisamente define o desespero de Salvador.

Nessa ligação com a sua infância, inclusive, é perceptível e precioso o modo como Almodóvar constrói a relação de seu protagonista com aquela fase de sua vida. Aqui, em sua notória paleta de cores, quando o vermelho se sobressai, é para justamente separar uma fase em que Salvador está ainda mais abalado. E o contrastar dessa paleta às estampas que usa nos flashbacks com sua mãe já idosa (vivida pela veterana Julieta Serrano, em um belo reencontro com Banderas) ou quando recebe um amigo de sua juventude em um momento que lhe injeta um ânimo preciso, dá ao espectador a dimensão de como a ligação com o passado é pungente para Salvador.

Lembranças e reminiscências de sua infância 

SUFOCAR OPRESSOR

Aos poucos, ele se desliga daquela fase. E em suas roupas que o levam exatamente ao período de sua infância, um reflexo dessa ligação. Quando já não tem mais nada a que se segurar e o encarar doloroso de sua atual condição de saúde física e mental lhe oprime, o modo como Salvador se apresenta é no pesado vermelho a revelar não uma paixão por qualquer coisa, uma das marcas do diretor, mas um desespero opressor. Um sufocar contínuo do homem diante dos dias que vão se prolongando à sua frente. E isso é algo que Almodóvar inverte de modo perspicaz nesse encarar intimista de uma trajetória de vida.

No uso do cinema como modo de reconstrução de suas memórias, Pedro Almodóvar, apesar de não trazer aqui uma assumida autobiografia, coloca, assim mesmo, sua labuta como forma de salvação. Fazer filmes, criar histórias, registrar trajetórias, é o que o leva para frente. Em Dor e Glória, uma oportunidade, também, para o realizador brincar com a pretensão autoral dentro dessa mesma labuta, quando, em um bate papo pós exibição de seu filme mais marcante, insere um momento hilário em torno da ausência do próprio diretor no debate após a sessão.

É justamente no cinema que Almodóvar se apóia e coloca seu alter ego na figura de Banderas como alguém que, da mesma forma como ele, utiliza a Sétima Arte como forma de salvação. E o brilhante momento em que a última cena revela a origem das lembranças de Salvador, é quando percebemos como a criação cinematográfica foi capaz de retirar aquele homem daquela espiral. Mas, isso, claro, até a próxima batalha surgir. No entanto, para tanto, haverá sempre a possibilidade de exorcizar-se através dos filmes.  

 *Texto originalmente publicado no Jornal A Tarde, dia 16/06/2019




sábado, 8 de junho de 2019

Escorpião - Teatro/Filme


Escorpião – Texto de Felipe Greco. Encenação de Marcus Lobo. Com Duda Woyda e Gleison Richelle.



Por João Paulo Barreto

Na junção entre cinema e teatro que Escorpião, em cartaz até amanhã no Teatro Vila Velha, uma instigante maneira de observar como essas duas artes são capazes de se mesclar. Dentro de uma proposta que aborda o aspecto diegético do cinema, no qual imagem e som reais de um tablado reverberam para dentro da tela que projeta imagens fílmicas de sua narrativa, o texto de Felipe Greco, juntamente com a encenação de Marcus Lobo, ganha uma força tremenda. Ao abordar a violência do pretenso macho dominador, inseguro em sua paranóia, mas repleto de uma truculência típica, somos levados a um roteiro de vingança que provoca o espectador de maneira a lhe colocar diante de uma reflexão que, infelizmente, se torna a cada dia mais evidente no Brasil de 2019.

A ideia de colocar seus protagonistas em uma constante interação entre teatro e cinema, no qual a projeção utiliza o próprio palco como um exercício de quebra da quarta parede, concede a essa montagem possibilidades imensas. Em certo momento, por exemplo, uma alucinação contida, obviamente, apenas na mente de seu protagonista se desenha diante dos olhos do público a partir de uma projeção. Ambos se confrontam e este é não somente um dos símbolos dessa simbiose entre as duas artes, mas uma percepção de como a ilustração e já citada mescla entre ambas se equilibram de maneira eficiente.  

Na história de um assassinato, fuga, esconderijo, cativeiro físico e mental e entrega física e emocional entre dois protagonistas, uma desconstrução de ambos é apresentada gradativamente ao público presente. No constante trocar de roupas sujas, não é apenas a imundice física que a presença agressiva de Boris (Duda Woyda) se faz notar, mas, também, uma constante (e inútil) tentativa de se purificar. Mas, curiosamente, a insistência para que este se troque, se cuide, se alimente, parte de Edu (Gleison Richelle), que, ao final, se demonstra como uma forma não só de proteção, mas de manipulação. Aqui, o nome do espetáculo remete não somente a uma tatuagem ou a um apelido, mas a uma característica animal, que, no final, revelará sua verdadeira natureza.

Remetendo às clássicas obras da Boca do Lixo, Escorpião é pungente como seu próprio nome entrega. Na continuação e desfecho que o espectador encontra ao assistir ao curta metragem indicado como sequência do espetáculo, um pouco dessa ambientação que nos leva a Carlão Reichenbach, Andrea Tonacci e o cinema da Boca.

Aqui, uma obra que instiga por sua violência a nos levar a uma reflexão. Que nos provoca por sua crueza física. Mas que traz uma análise precisa dessa mesma violência como modo pernicioso e nocivo de dominação.

sexta-feira, 7 de junho de 2019

X Men: Dark Phoenix



Fênix sem brilho


Ao não ousar em seu capítulo final, franquia dos X-Men 
decepciona em despedida com obra simplória e formulaica

Por João Paulo Barreto

Resumir a criação dos X-Men tanto nos quadrinhos da Marvel Comics quanto nas suas adaptações para o cinema como simples aventuras maniqueístas de super-heróis contra vilões com ímpetos de dominação mundial é soar bastante reducionista. Tendo sua gênese baseada nos escritos e desenhos oriundos das mentes de Stan Lee e Jack Kirby nos anos 1960, período no qual questões políticas voltadas para discussões raciais eram evidentes, e o pensamento de nomes como os de Malcolm X e Martin Luther King dividia grupos de suporte às causas, os dois autores inseriram em seus personagens mutantes dramas que se assemelhavam aos mesmos que se evidenciavam e se agravavam a cada dia nos Estados Unidos de então (e nos de hoje, com um xenofóbico racista ocupando a Casa Branca, ainda mais). 

Seus antagonistas principais, inclusive, eram variações dos dois líderes negros de então, sendo Charles Xavier uma representação da paz sem violência pregada pelo Dr. King e Eric Lehnsherr, o Magneto, um espelho do direito de defesa através do uso da “inteligência pela violência” que Malcolm X pregava. Assim, quadrinhos que pareciam simplistas em seus arcos originais de então (convenhamos, eram um tanto simplistas em certos pontos de suas narrativas, de fato), escondiam uma discussão muito maior que ilustrava a importância de se discutir o racismo como uma chaga aberta na sociedade.

Sophie Turner: limitações dramáticas não colaboram para um aprofundar da personagem

Porém, a discussão social dentro dos quadrinhos dos X-Men só se tornou mais palpável a partir do momento em que nomes como os de John Byrne e Chris Claremont assumiram seu título nos anos 1970, e seguiram durante a década seguinte, quando histórias como Deus Ama, O Homem Mata, que serviu como pano de fundo para o filme de 2003; Dias de um Futuro Esquecido, também adaptada para o cinema; e A Saga da Fênix Negra¸que agora chega às telas, foram escritas. Em seu material original, a dosagem exata de um drama social e político acerca da aceitação e da tolerância dentro de um universo fantasioso de super-heróis, ajudava a criar para os jovens leitores uma noção precisa do fato de que tinham em mãos, apesar de sua aparência ingênua de gibi, um denso retrato da sociedade em que viviam.

Assim, ao se valer dessa base narrativa, os produtores da franquia cinematográfica conseguiram, no decorrer de quase vinte anos, construir, entre acertos bem vindos e erros grotescos, uma série de obras que, apesar de sua irregularidade, primava por deixar claro essa discussão tão bem inserida nas páginas originais dos quadrinhos. Uma pena que um desses erros tenha sido apresentado justamente no último exemplar sob a alçada da 20th Century Fox (os direitos para o cinema foram adquiridos pela Disney/Marvel Studios, que reformulará toda a franquia).

TERRENO RASO    

Utilizando um roteiro que peca, em parte, pelo não desenvolvimento de sua protagonista (Jean Grey, a Fênix Negra do título, vivida por Sophie Turner), o filme escrito e dirigido por Simon Kinberg, roteirista de outros exemplares da série, insere seus conflitos dentro de uma proposta bem idealizada, com a premissa de uma descoberta de rejeição atrelada a um trauma de infância que ressurge na fase adulta de forma furiosa. Desenvolvendo sua personalidade maligna representada pela entidade Fênix com bem vinda fidelidade à história em quadrinhos original - na qual também vemos a origem da entidade através de uma suposta tempestade solar-, o impacto de sua aura vil pode até não alcançar o nível emocional merecido (Turner se esforça, mas o pouco tempo e sua limitações dramáticas não permitem muito àquele desenvolvimento), mas nada se compara em termos de superficialidade e preguiça autoral à escolha do bando de alienígenas como sendo os antagonistas que seguem no encalço da mutante.

Jessica Chastain mau aproveitada em personagem de diálogos expositivos e sem aprofudamento

Vivida por uma desperdiçada Jessica Chastain, a figura da alien que surge como líder de um grupo de transmorfos a assumir a forma humana e perseguir Jean Grey em busca do seu poder, denota justamente a proposta de uma obra reducionista e simplória abordada no inicio dessa crítica. A partir do momento que a ideia de adentrar mais uma vez em um bem desgastado território que já havia sido trazida para as telas em outras nove produções (contando com o primor Logan, de 2017), caberia ao desenrolar desse antagonismo uma abordagem mais aprofundada dentro das possibilidades que os temas que a saga dos X-Men é capaz de alcançar. Principalmente sendo este o capítulo final.

No entanto, o que vemos é uma repetição de perseguições em momentos que, apesar de visualmente impactantes (os efeitos especiais são muito eficientes, juntamente à trilha sonora do mestre Hans Zimmer), carece de algo além de apenas lutas, tiros e curas instantâneas em uma aventura cujas tentativas de oferecer momentos trágicos não geram o impacto planejado à trama. Assim, quando importante personagem morre, o que causa ao espectador não é choque, mas, sim, a percepção de que aquilo soou mais como uma exigência por parte de seu interprete. Fica apenas o desdém.

Sim, já houve discussões mais densas em outros exemplares da franquia, mas resumir o filme de despedida a um mero jogo entre vilões e heróis sem muito a oferecer além de pancadaria é algo que decepciona dentro de uma série que teve mais altos que baixos. Torcer pelo que a Disney/Marvel Studios fará com tão amados personagens dos quadrinhos.


*Texto originalmente publicado no Jornal A Tarde, dia 07/06/2017

domingo, 2 de junho de 2019

Anos 90


A adolescência como experimentação e expurgo



Em Anos 90, ator Jonah Hill estreia na direção com eficiente 
relato da fase de transformação adolescente

Por João Paulo Barreto

Ao imaginar uma estreia do ator Jonah Hill como diretor de longas metragens, a primeira ideia comum que viria à mente seria em algo ligado às comédias que o lançaram, como o adorável Superbad, a mescla de ação com comédia do remake de Anjos da Lei ou uma abordagem doentia de um personagem no limiar da violência psicótica de algo como o seu Donnie, de Lobo de Wall Street, ou o Efrain, de Cães de Guerra. No entanto, com Anos 90, o roteirista e diretor que assume é um Jonah Hill capaz de trazer uma história cuja delicadeza e a doçura infantis rima com a brutalidade da descoberta de uma áspera adolescência.

Ambientado nos anos 1990, como entrega seu título, a obra insere os elementos comuns ao período, quando adolescentes colecionavam CDs e não tinham suas caras enfiadas em telas de smartphones durante todo o período desperto do dia. Mas o filme foge da armadilha artificial de criar para o espectador que viveu aquele período uma proposital série de comparações ou um mergulhar nostálgico na década de 25 anos atrás. Claro, aqui e acolá aparecem imagens de Beavis and Butt-Head ou a trilha sonora do Seal cantando Kiss from a Rose que lhe farão perceber que 1995 foi há muito tempo. Mas tudo isso é dosado de forma eficiente para que permita ao público um desbravar daquele período de amadurecimento não como um voyer, mas, sim, pelos olhos do seu protagonista, o pequeno Stevie (Sunny Suljic), que tem em sua visão infantil do mundo que lhe cerca algo que vai contrastando com as experiências que suas novas amizades vão lhe oferecer.

ESPIRAL DESCENDENTE

Saliento que o filme não se propõe a ser um novo Kids em sua abordagem de adolescentes em contato com drogas, sexo e traumas. O que Hill sugere aqui é analisarmos como o crescimento de Stevie vai empurrando-o em uma espiral descendente, mas que não tira do garoto toda sua inocência e beleza atrelada ela. Assim, quando o vemos apanhar violentamente do irmão mais velho, Ian (Lucas Hedges, se confirmando como um dos melhores atores de sua geração) para, logo depois, desobedecer a sua ordem direta de não adentrar em seu quarto, notamos que o amor infantil e admiração contida que tem por ele só não são demonstradas por conta da animosidade típica do adolescente mais velho. E Hill ilustra isso de forma tocante quando coloca o jovem anotando os nomes dos artistas da coleção de CDs de Ian ou buscando as referências dos pôsteres nas paredes e das revistas dentro do quarto. E lá está o momento em que aquela doçura que logo se perderá se torna evidente quando o caçula entrega ao irmão, que até admira em certo nível, um CD de presente de aniversário.

Irmãos: Ausência de empatia transformada em violência 

Colocando tais situações como ponto de atração pelo seu protagonista, o filme se constrói ao redor daquela gradativa perda da pureza e ganho de uma malícia nociva que parecem não características a Stevie. E são os momentos em que aquela sua doçura prevalece que nota-se a intenção da construção temática do roteiro de Hill. Como quando o garoto agradece uma gentileza e é recriminado por considerarem o ato de agradecer como “coisa de gay”. Ou quando sua felicidade extravasa ao ser requisitado pelos seus novos amigos skatistas a encher uma garrafa com água. Ou, ainda, quando é seduzido por uma adolescente um pouco mais velha que ele e se torna o ídolo dos companheiros também mais velhos. “Você está na fase de que ainda não é um completo idiota”, diz a jovem antes de arrastá-lo para o quarto. Definição precisa.

Nas figuras perdidas dos skatistas que Stevie passa a idolatrar, a imagem de adolescentes com traumas familiares ainda mais graves. E o contraste de suas histórias de vida com as experiências que Stevie ainda pode enfrentar são momentos tocantes. Assim, é com tristeza que vemos um deles fingir que vai para casa, mas disfarça ao não entrar para que só possa chegar quando a mãe violenta já estiver dormindo. Do mesmo modo, a figura de “Quarta-série”, que tem esse apelido por ser considerado burro pelos amigos, ao perceber-se como alguém cuja personalidade introvertida lhe é algo a ser superado, mas que acaba sendo um traço inevitável. E vê-lo demonstrar seus sonhos de se tornar cineasta ao filmar os amigos em suas manobras é um modo de tornar ainda mais profunda a reflexão acerca daquele grupo de garotos sem um rumo, mas com um futuro que pode ser brilhante.

No caos emocional de sua fase de puberdade, Stevie se transforma em alguém que beira ao trágico diante do turbilhão emocional que crescer passa a representar para si mesmo. Na imagem desesperada de uma descabida e desajeitada tentativa de suicídio ou quando o, até então, tenro contato com sua mãe se torna algo explosivo, a percepção de que aquele período pode se transformar em algo deveras perturbador só cai por terra quando os laços de uma amizade positiva entre aqueles que lhe trouxeram tantas novas experiências se confirmam. Momento cujo trágico se avizinha, mas, mesmo com cicatrizes profundas, acaba superado. Exatamente como a adolescência.


*Texto originalmente publicado no Jornal A Tarde, dia 02/06/2019

domingo, 26 de maio de 2019

Amanda


O enfrentar de uma nova realidade de dor

Singelo em sua construção, drama francês Amanda traz doloroso 
mergulho na vida pós trauma ligado ao terrorismo

Por João Paulo Barreto
Com os recentes ataques terroristas ocorridos em Paris durante os últimos anos, como o assassinato de funcionários do satírico jornal Charlie Hebdo em janeiro de 2015 e o disparar de tiros contra a plateia de um concerto de rock que acontecia na popular casa de shows Bataclan, diversas obras, de perfil documental ou ficcional, tentaram levar às telas um olhar acerca do que é viver na França diante de um clima tão grande de insegurança, bem como lançar foco quase documental a registros de tentativas de ataques.
Dois exemplos dessa abordagem são os filmes Made in France, que aborda em um formato de thriller a história de um jornalista infiltrado em uma célula da Al Qaeda em Paris; e 15h17: Trem para Paris, eficiente trabalho de Clint Eastwood ao dramatizar passo a passo (e com as testemunhas reais) o impedimento de um atirador por três jovens dentro de um trem que seguia de Amsterdam para Paris, também em 2015.

Amanda, filme co-escrito e dirigido por Mikhaël Hers , diferente dos citados, foca na realidade francesa em uma rotina que lida com o trauma oriundo do terror a partir de uma perspectiva mais intimista, percorrendo um caminho da análise daquele sofrimento sob o viés daqueles que sobrevivem aos ataques. É o tipo de obra que acerta justamente por permitir ao espectador adentrar em um drama que, mesmo ficcional, lhe dá uma dimensão do impacto da perda de um ente querido para as consequências do terrorismo.

Sobrinha e tio em uma nova rotina após o trágico 

No papel do protagonista David, Vincent Lacoste, popular ator francês que carecia de carisma em comédias chinfrins (aqui, surpreendendo em sua abordagem dramática de dor pela perda da irmã), precisa se recompor para poder criar a sobrinha órfã, a Amanda do título. Inicialmente reservado em sua proximidade com a irmã, David, que leva a vida em diversos empregos, tem em sua perspectiva uma responsabilidade com a qual não esperava ter que lidar. Fugindo de um esperado clichê, o filme triunfa em não manter seu foco exclusivo na construção dos laços afetivos que não existiam entre tio e sobrinha, preferindo, em seu desenvolvimento, abordar a adaptação mental do rapaz a sua nova condição para, somente em seu último ato, desconstruir a pequena Amanda emocionalmente diante da percepção da perda de sua mãe.

SÍMBOLOS DA DOR

O filme é repleto de momentos simbólicos dessa condição. O principal deles cativa por remeter a garotinha a uma conversa e dança que teve com a mãe quando a mesma lhe fala acerca de Elvis Presley. Uma pista cuja recompensa surge em um belo desfecho para a trama, quando a constatação da maturidade atinge em cheio a pequenina Amanda perante a dor que ela tenta ignorar, mas que acaba por suplantá-la. É justamente quando a jovem Isaure Multrier, na pele de Amanda, surpreende em um tocante despertar diante da noção do peso daquele momento em sua vida.

Do mesmo modo, em uma perspectiva da dor da perda que sai do pessoal para uma constatação mais ampla do mal causado pela intolerância terrorista, David observa duas amigas que estavam no local do ataque deixar o hospital. Uma delas pede-lhe o celular emprestado e o rapaz observa a menina ferida enquanto espera. Em um silêncio simbólico, o filme dá ao espectador um meio de perceber como a perda e a dor atingem a todos de maneira igual. Quantos dramas idênticos não estão sendo vividos em decorrência de um mesmo acontecimento? O aprofundamento dessa reflexão é um dos prós do longa.
Utilizando a força de encarar a nova realidade como meio de readaptação, Amanda se torna uma obra acerca não somente da perda na vida de dois personagens centrais.  Torna-se uma forma de analisar o luto e o abraçar da dor como meio de superação.


*Texto originalmente publicado no Jornal A Tarde, dia 26/05/2017

domingo, 19 de maio de 2019

Kardec


Codificando o espiritismo


Baseada na biografia do seu principal teórico, Kardec traz uma dicotomia entre fé e razão, mas também permite analisar o Cinema como meio de doutrinação

Por João Paulo Barreto

É curioso observar o cinema como veículo de evangelização. Os exemplos são diversos. Ao divulgar sua sádica e visceral abordagem dos últimos passos de Jesus em A Paixão de Cristo, por exemplo, o cineasta Mel Gibson disse, em entrevista concedida em 2004, que sua intenção com o filme era justamente a de espalhar o evangelho católico.

Corta para 2018 e Nada a Perder, cinebiografia de Edir Macedo, pastor evangélico e dono da Igreja Universal do Reino de Deus, chega aos cinemas em uma estratégia de lançamento até então inédita de manter-se em cartaz através da compra de ingressos em sua totalidade para que os cinemas mantivessem o longa disponível independente de haver público presente ou não nas salas. O filme contava até com uma pregação evangélica real feita pelo próprio pastor durante a sua projeção.

Entre uma abordagem religiosa e outra, nos casos citados, a católica e a evangélica, o espiritismo, que já havia tido, nos anos 1990, sua inserção midiática na TV através da Rede Globo e a novela A Viagem, trouxe em 2008 uma de suas primeiras incursões cinematográficas com a biografia do médico brasileiro Adolfo Bezerra de Menezes, um dos expoentes da doutrina. Seguiu-se com outra cinebiografia, a de Chico Xavier, maior símbolo da doutrina no país, passando por uma continuação intitulada As Mães de Chico Xavier e, finalmente, chegando a Nosso Lar, obra que abordava a ideia do paraíso pós- morte dentro da doutrina codificada pelo professor francês Hippolyte Léon Denizard Rivail, também conhecido como Allan Kardec, durante o século XIX, na França. Dirigida por Wagner de Assis, a produção trazia os preceitos espíritas acerca da vida após o desencarnar (para usar um termo específico da doutrina) na trajetória de seu protagonista, André Luiz, um homem que, ao falecer, acorda ainda experimentando sensações atreladas à vida. Sucesso de público, a obra viria a popularizar os ensinamentos da doutrina espírita através do cinema, o que nos traz à Kardec, novo filme do mesmo Wagner de Assis que, baseado na biografia escrita por Marcel Souto Maior, foca na origem do espiritismo através da história do seu maior teórico.

Conflito entre religiões 

EMBATE RELIGIOSO

Apenas no inicio deste texto, foi possível citar cinco filmes nacionais e um estrangeiro deste século com um recorte religioso no sentido de oferecer, a seguidores ou não, uma visão dos preceitos que defendem através de uma mídia de amplo alcance, como é o caso do cinema. Convém observar que todas as religiões citadas são de fundação judaico-cristã, preconizadas em sua maioria por uma classe que, hoje em dia e no Brasil principalmente, representa um domínio político e social em constante ascensão. Por essa razão, é pertinente observar que são bem raros exemplos de filmes que abordem a religião como símbolo de resistência, seja contra a influência cristã e eurocêntrica ou contra formas com origens colonizadoras em meios de criação de dogmas. Vale citar apenas duas, no caso Jardim das Folhas Sagradas, de Pola Ribeiro, ou filmes dirigidos por Nelson Pereira dos Santos, como O Amuleto de Ogum, ambas abordando a religião de matriz africana como uma resistência a séculos de influência catequizadora.

Sendo assim, foi com curiosidade que observei em determinado momento de Kardec – o filme um embate entre o professor francês e um padre católico dentro de uma cela de prisão como um denotar exato da principal premissa de análise tanto do filme quanto dessa abordagem crítica. Na cena em questão, o representante católico afirma que os dogmas de sua religião hão de prevalecer fazendo cair no esquecimento a doutrina estudada por Léon Denizard.  Em sua réplica, o professor aposentado diz que encontrará o padre no pós morte, argumento ironizado pelo católico. Tal discussão simboliza de forma eficiente a ideia da religião como uma busca do domínio do pensamento das massas, uma vez que ambos crêem em suas verdades e não querem testemunhar a perda de força que estas verdades venham a possuir perante seus seguidores. Trata-se de um embate pelo o que eles acreditam como sendo definitivo no pensamento civilizado e perder fiéis não é um bom caminho para nenhum dos dois casos.

As mesas flutuantes, plot do roteiro

CIÊNCIA E FÉ

Vale observar, aqui, que é inegável uma tendência do cinema de cunho religioso em seguir uma linha de evangelização, raramente de questionamento. Por isso, filmes como A Última Tentação de Cristo geram incômodos em pilares religiosos. E esse fato torna o embate na cena em questão ainda mais curioso de se observar. Porém, ali, trata-se não de um questionamento da religião em si, mas de uma troca de farpas diante de ideias contrastantes, sendo que, na parte católica do embate, reside basicamente um medo da perda de território na ascensão de uma doutrina que, inclusive, adapta um mote católico de forma a lhe dar mais sentido. É fora da caridade, e não da igreja, que não há salvação. Nada representa melhor a voracidade católica do que o medo de ser contrastada.

Porém, em Kardec, perceber o personagem de Léon Denizard como alguém que deixa para trás seu pragmatismo racional tão facilmente ao se tornar espírita é algo que incomoda, mesmo observando o homem dentro de uma questão idiossincrática (e real) que o moveu em direção à codificação daquele estudo. Em um filme que se inicia com o enquadramento de uma mesa a flutuar e usa isso como na motivação do protagonista, esse incômodo se torna ainda mais palpável.

Para Wagner de Assis, aconteceu o contrário. Uma união entre fé e razão. “Para mim, a história é a desse homem que se permite ver o novo. Ele cria um método de pesquisa que está sintetizado no filme, algo vai trazendo para ele um processo de reconhecimento de que é possível juntar fé e razão. Isso na trajetória pessoal dele é algo quase de um arquétipo, meio de herói, mesmo. Ele vai lá para se desconstruir, e, depois, se reconstruir. Não busquei com que isso fosse facilitado. O fenômeno foi encarado do ponto de vista racional”, explica o cineasta.

Ainda sobre a função do cinema como meio de propagação religiosa, Wagner de Assis é categórico ao discordar desse perfil das obras dirigidas por ele, bem como da ideia de perda da razão em seu personagem principal em Kardec. “Não espero nada em relação ao filme além do fato de que as pessoas possam reconhecer ali um ser humano por trás de tudo. Nada mais”, finaliza o realizador.

* Texto originalmente publicado no Jornal A Tarde, dua 19/05/2019